"Navegamos sin más pretensiones que ver los ríos libres"

Jorge Mazzochi, Sebastián Arena y Hernán Gigena partieron días atrás en kayak desde El Pintado a Buenos Aires.

“La hoja es el equivalente a la vida”

Entrevista con Franco Rivero

domingo, 17 de agosto de 2025

Fluyen nuevas obras en el mar de las creaciones de José Mizdraji



El artista
José Mizdraji abre las puertas de su taller y todo rebalsa, florece como si fuera el jardín de las delicias. Tenemos senderos por dónde movernos, las creaciones desde los años 70 hasta la actualidad se elevan por distintos rincones. Charlamos sobre grabado, nidos y arte.



Es una mañana fría. El cielo de a ratos se cubre con nubes blancas muy espesas. El sol junto a la nube juegan a las escondidas. El viento hace más gélida la caminata por las calles de Corrientes. Dentro del taller de José Mizdraji el panorama cambia, el viento se detiene y la luz artificial enciende los colores de cientos y cientos de sus creaciones.



En su taller - lugar donde trabaja de forma constante - sus obras de arte visten todo el ambiente. Se encuentran ahí creaciones desde la década del 70 hasta la actualidad. Grabado, grabados intervenidos, pinturas, todas en diferentes formas. Además, en los últimos años ha incursionado en escultura de pequeño formato. Explora y profundiza ahí su línea de investigación sobre la fauna del Ibera.



— Soy profesor de pintura y grabado. Tengo obras de grabado desde la década del 80. Es una técnica que pocos artistas en la provincia y en la región han cultivado. Existen maestros de esta técnica tanto en Corrientes como en Resistencia. Me gusta además intervenir el grabado sumando otras técnicas o añadiendo colores.



Al ingresar al taller una amplia mesa da cuenta del trabajo del artista. Una hoja inmaculada espera, alrededor le acechan pinceles en diferentes formatos, pinturas listas para usar y potes cerrados, acuarelas, lápices, agua, tijera, una caja pequeña cerrada, todo bañada por una luz blanca y la luminosidad del día que hiende la puerta.



José podría montar su propio museo dada la cantidad de obras con las que cuenta. En varios cuadernos lleva un registro meticuloso de sus creaciones, detalles de medidas, técnicas e incluso información de obras vendidas. Son más de setecientas obras en diferentes formatos. Las dimensiones de las obras son disímiles, muy pocas a la vista, la gran mayoría cubiertas por lienzos y guardadas en algunas cajas. 



—  Me interesa que las obras viajen. Muchas veces hay prejuicios sobre los precios que tiene una obra de arte. Pero para ello es necesario tener en cuenta los materiales y las obras de trabajo de un artista. Además de la técnica empleada para la obra.   


José ha realizado exposiciones en los museos más importantes de la región y del país. Sus obras están en manos de museos, galerías y coleccionistas privados. Ha recibido además varias distinciones. En este taller hay herramientas en diferentes partes. Está creado todo el tiempo y las obras se hacen lugar en este nido, tema que ha ocupado gran parte de su obra. Al respecto hace un tiempo había expresado -


— Para mí el nido es vida. Cuando me casé, comencé a construir con mi esposa y su hermano nuestra casa. Ahí aprendí a utilizar distintas herramientas. En esa oportunidad trabajaba con martillo, clavo, madera, cemento y esos mismos materiales después lo usé en obras de arte. Es decir, el entorno tiene mucho significado y los nidos son vida. Al construir mi casa con mis propias manos, para mí significó algo muy importante. Puedo decir que hice mi propio nido. Construí vida.



Colores


John Berger decía que la obra de arte es una manifestación concreta de lo que denominamos el espíritu del hombre, del artista. A eso sumaría que es una expresión del entorno, donde el artista es un faro de distintos temas y colores. Al respecto José Mizdraji agregó, “sueño con las obras. Busco otra forma de hacer arte todo el tiempo. Permuto los colores. Quiero que cuando alguien mire mi obra encuentre algo distinto”.




viernes, 15 de agosto de 2025

Cecilia Pahl: “La voz y la palabra lo es todo para mí”

 


Este fin de semana se realizará la 2° edición del Festival de Música Lapacho. La cita será el sábado 16 de agosto en el Espacio Mariño en Corrientes. La grilla del festival la conforman Cecilia Pahl junto a Matías Rojas, Germán Kalber, el dúo Hibridus con Osvaldo Burgos y Jorge Castro más los anfitriones, el trío Tajy. En esta ocasión charlamos con la misionera Cecilia, repasamos su camino musical y lo que significa para ella la palabra poética.

 

Por Paulo Ferreyra

 

 

— A los músicos de Tajy tuve la suerte de conocerlos en persona hace un año. Habías compartido un homenaje a Luis Landriscina. En esa ocasión canté acompañada por ellos. En ese concierto hubo varios músicos del litoral. Fue hermoso ese encuentro y conocer a Tajy de esa manera, compartir el canto y sentir ahí una conexión especial. Así nació una linda amistad. Ahora recibir esta invitación para ser parte del Festival Lapacho me puso muy feliz. Es una alegría poder estar en Corrientes y en este Festival.

 

Cecilia Pahl adoptó Misiones como su eje del cual despegar y desarrollar su propuesta musical. Se formó musicalmente entre Posadas y Buenos Aires. Viajó la exterior donde también siguió formándose. En el 2010 grabó su primer disco Corochiré. Luego le siguieron otros materiales discográficos. Ha visitado ya la región e incluso fue parte del Festival de Chamamé de Invierno en el 2017. Después de varios años de ausencia por estas tierras, esta presentación en Corrientes marca su regreso a la región.

 

— En este concierto voy a estar con Matías Rojas en guitarra. En el repertorio haré un recorrido por mis discos. Me gusta hacer alusión a la triple frontera. Busco en el armado de la propuesta musical que haya algo de Paraguay o de Brasil, para que estén así representados nuestro litoral con todas esas fronteras vecinas y próximas.


 

— En tu más reciente disco, Estampas Argentinas, ampliaste el registro de lo que venías haciendo desde la música. ¿Cuál es el criterio que tenés para seleccionar un repertorio?

 

— En ese disco el concepto fue cantar obras de los compositores de la música clásica argentina, puntualmente de la primera mitad del siglo XX. Todos fueron argentinos que se fueron a estudiar a Europa. En el caso más conocido de nuestro país es Alberto Ginastera. Los autores hicieron mucha música para voz y piano. Son temas de aires de folclore con lenguaje académico. Conocía mucho de ese repertorio por haber cantada en coro y lo estudie en el conservatorio.

 

A la hora de pensar en el disco quería acercarme al origen de las canciones. Fui a la raíz en la que ellos se inspiraron. Estas canciones estaban pensadas para piano y voz, pero las llevé a otro registro para cantarla con la voz popular y en lugar de piano el instrumento elegido fue la guitarra, un instrumento también popular.

 

Cuando definí el uso de la guitarra pensé que podían ser dos guitarras para una mayor amplitud de registros. Así fue que convoqué a un compañero de la música que es Matías Arriazu, como arreglador y guitarrista. Además invité a Ernesto Snajer con quien Matías tiene un dúo. Elegimos y nos pusimos de acuerdo en un repertorio. En el disco ahí hay aires de folclore de distintas regiones del país.

 

En los discos anteriores tengo dos dedicados a la obra de Ramón Ayala. El primero disco que lancé fue Corochiré, después fue Camino y Selva con La Big Nant y Litoráneo, donde conté canciones de autores contemporáneas.


 

— Siguiendo esta línea de tus discos se aprecia una conexión entre ese repertorio que elegís ligado a la emoción y al lugar.

 

— Si, totalmente. Me siento misionera y ese es mi lugar de pertenencia. El litoral y la música de la triple frontera para mí tienen un lenguaje común. Es la música que quiero cantar y ese es el lugar que me convoca para decir algo desde la voz y la poesía. Soy intérprete y busco en las composiciones obras ligadas al paisaje, al territorio y a la idiosincrasia de los habitantes de litoral. Por ahí va la búsqueda de mi repertorio.

 

Mi instrumento es la voz - el canto y la palabra - trabajo mucho para elegir un repertorio. Ramón Ayala en este sentido es un gran compositor y un gran poeta, reúne todo. Me siento y me sigo sintiendo identificada con lo que él describe, pinta y cuenta el paisaje del litoral.

 

— Quería pasar por ahí, de las canciones de Ramón que te gusta visitar y que quizás estén en esta presentación en Corrientes, ¿Podés contarnos cuáles son?

 

— Son varias canciones las que me gustan. Pero hay una canción que recorre el litoral, se llama Rumbo a Entre Ríos. La letra dice "vine de Misiones/ pasando por Ivera y en Entre Ríos, me volví camalotal / llenando el corazón de amor". Me gusta esa cuestión de que va recorriendo las provincias. Otra canción que me gusta mucho es Irupé, que es una guarania - canción litoraleña - donde la letra es la narración de la leyendo pero contado de manera poética. Puedo seguir con Retrato de un pescador. Son canciones que me emocionan cantar.

 

Dentro del repertorio tengo siempre a mano canciones que hablan de la flor de Irupé. De distintos autores y con distintas melodías.  

 

— Sigamos esa línea del Irupe, una es de Ramón Ayala y los otros autores, ¿cuáles son?

 

— El otro autor es Coqui Ortiz, que tiene un tema del primer disco que se titula Canoa. La poesía de ese tema es de Germán Correa. La otra es una canción que escribió Ovidio Velazquez, pianista, hijo de paraguayos pero ya nacido en Buenos Aires. Tiene un tema que se llama Irupé.

 

Así voy encontrando ciertos elementos del paisaje y de la vegetación, de la flora y la fauna que se repiten dentro de la región. Hay otra canción, que no habla del Irupé de forma directa, pero la canción se llama La flor del agua, también de Coqui Ortiz.

 

— Lo tenía anotado para hablar y nos quedamos con un autor de la región, has realizado una versión de un tema de Coqui, El Suquipuquero, ¿por qué? ¿Qué te convocó de ese tema?

 

— Lo que me cautivó de esta canción lo primero fue el ritmo. Cuando estaba armando el disco Litoráneo, donde con el título jugué con las palabras. Acá no se dice litoraneo sino litoraleño, pero litoráneo se dice en Brasil. Pero además, quería jugar con Litoral y Neo, es decir, traer canciones del litoral y nuevas. Ese disco fue grabado con canciones del litoral pero canciones nuevas, de autores contemporáneos. En ese momento Coqui todavía no la había grabado.

 

En la letra dice no es duende ni paye, pero suele aparecer cuando el canto pide luz. Es una fuente de inspiración cuando el canto la necesita. Además, la canción empieza con estas palabas “tierra roja / cerro azul”, para mí eso es Misiones. Es linda la poesía de la canción y el ritmo es como un vanerao, tiene esa influencia del gran litoral de esta parte de américa. Aquí las fronteras nos juntan.

 

 

Poesía

 

“La voz y la palabra lo es todo para mí”, afirmó Cecilia Pahl. Al escucharla los ríos y los paisajes del litoral cobran vida. Se despiertan los aromas vegetales y la tierra húmeda. “Todo lo llevo al canto. Me conmueven mucho los cantantes que admiro cuando tienen ese arte de poder transmitir poesías a través de sus creaciones. Asumo que tengo la responsabilidad de la palabra y canto lo que poéticamente me conmueva”.


jueves, 14 de agosto de 2025

Germán Kalber: “La intención es conectar con la gente a través de cada canción”




Este sábado llega la 2° edición del Festival de Música Lapacho. Un espacio que une y encuentra al público con las composiciones de reconocidos artistas. Este año estarán Cecilia Pahl de Misiones, junto con el guitarrista Matías Rojas, el duo Hibridus, con Osvaldo Burgos y Jorge Castro y los anfitriones, el trío Tajy. Desde Chaco llegará a Corrientes Germán Kalber, autor, compositor y docente, con quien charlamos esta semana.



Por Paulo Ferreyra


"En los caminos que van conmigo / son los amigos el sueño de andar, / soy lo que digo cruzo el olvido / tiempo vivido, destino de paz. / Es mi verdad, mi guitarra un destino", así cantan Germán Kalber y Peteco Carabajal en el tema Shunko. El músico acaba de lanzar un nuevo disco. Florecen aquí nuevamente la dupla creativa que viene regando el ambiente con canciones nuevas, letras de Diego Brandán y música de Germán Kalber, entre otras colaboraciones.


Después de mucho tiempo Germán vuelve ahora a Corrientes. “Me ha dado alegría la convocatoria a este festival. Más aún por la invitación de sus anfitriones, el trío Tajy a quienes admiro y quiero. Además hace rato que no toco en Corrientes así que voy con mucha ilusión”, comentó en una charla telefónica. 



El músico charatense, desde su primer lanzamiento en la industria de la música, con el disco Plenilunio, viene profundizando el canto y la raíz de la música del litoral. En esta presentación en el marco del Festival Lapacho adelantó que compartirá canciones nuevas pero también traerá canciones que siempre le gusta cantar en los recitales.


— En el disco compones con otros y además tocas con otros, ¿La forma de concebir la música es con otro? ¿por qué?


— Pienso que compartir la construcción de las canciones nutre y enriquece las ideas de quien hace la letra y las mías, generalmente en la parte melódica. He tenido siempre la suerte de encontrar compañeros para ese mágico camino de la composición. Si bien el camino del artista es una ruta solitaria, siempre es bueno ir acompañado.


— En su momento participaste de un homenaje a Martha Quiles, ¿Qué significó eso para vos?


— Homenajear a Martha Quiles ha sido un honor que me y nos ha confiado su hija Martita. Fue un homenaje necesario por la artista que fue y por el inmenso legado poético que ha dejado a la música del litoral. Trato de repetir ese homenaje en todos los escenarios, aunque sea con una o dos obras de ella, y esta no será la excepción.


— Las regiones tienen un peso importante en el desarrollo de la música de nuestro país, ¿crees que es así? ¿Cuál es tu relación con el chamamé?


— He nacido y crecido en una provincia que está en medio de Corrientes y Santiago del Estero. El Chaco, comparada con estas dos madres provincias, es muy joven y lógicamente -y afortunadamente- es una provincia con una diversidad cultural hermosa. Mi región pertenece más al Chaco santiagueño, sin embargo siempre ha estado muy presente el chamamé, sobre todo en la radio. 


Entonces el chamamé también es un género que me ha formado como músico y cantor. En 2018 publicamos un disco en formato digital llamado Después del Río cantando a dúo con Gonzalo Cejas, músico de Sáenz Peña, hijo de Horacio Cejas del dúo Cejas Solis. El disco tiene canciones propias y algunos clásicos del chamamé, es un material que tuvimos la posibilidad de presentarlo una sola vez en vivo en la Fiesta del Chamamé, pero es uno de los más escuchados por la gente en las plataformas.




Admiraciòn, respeto y amistad


El trío Tajy conformado por Belén Arriola, Alejandro Tato Ramìrez y José Vìctor Piñeiro en conjunto con el Espacio Mariño realizan la 2° edición del Festival de Música Lapacho. Ahora estará Germán donde promete realizar repertorio con canciones de todos sus discos. “Tal vez los más revisitados serán “Después del Río”, “Los Abrazos”, y “El otro mundo”, este último está cumpliendo 10 años, entonces será propicia la ocasión para celebrarlo”, comentó. 


Vuelvo con Germán sobre esta cuestión colaborativa y ese andar acompañado que construye con la música. Mientras nace el mundo es el título del nuevo trabajo discográfico donde están presentes varios artistas locales y nacionales. "Los invitados al disco llegan por admiración, respeto y amistad con cada uno de ellos. Además están vivas las ganas de compartir la música", explica Germán. Además, amplifica algunos detalles: "Con Mario Álvarez Quiroga por ejemplo, ya hemos hecho muchas cosas juntos y él me ha invitado a discos suyos. Hay una amistad de muchos años. Con Nahuel Pennisi nos conocemos hace varios años y siempre estuvimos en contacto. Él me ha invitado a cantar en sus conciertos. Con Peteco no habíamos hecho cosas juntos anteriormente, pero su música siempre fue una gran influencia en la mía y se dio la posibilidad ahora de invitarlo".


Así llegará Germán Kalber a Corrientes, con su voz y su guitarra florecida en amistades y cariños de la música. “Será un concierto íntimo y cálido, voy solo con mi guitarra. La intención es conectar con la gente a través de cada canción”.



domingo, 10 de agosto de 2025

Se apagaron las estrellas para un Aguará Guazú


En la madrugada del sábado apareció en una ruta chaqueña atropellado un Aguará Guazú. Esta especie fue declarada Monumento Natural Provincial por la ley N° 4306 de 1996. Ante este esto triste para la biodiversidad de la región charlamos con Patricio Cowper-Coles, de aves argentinas y de la alianza del pastizal.

 

Por Paulo Ferreyra

Fotos - Patricio Cowper-Coles

 

La gran poeta Emily Dickinson había escrito que morir lleva muy poco tiempo. Sin embargo, el vacío que se abre con esa partida es enorme. En la madrugada del sábado fue atropellado un aguara guazú en la Ruta 11 kilómetro 1015, cerca de la localidad de Tres Horquetas, Chaco.

 

Tras esta triste noticia hablamos por teléfono con Patricio. Lleva 31 años dedicado a la conservación. Su padre era productor ganadero, pero tenía una visión ambientalista. Desde ese lugar y casi desde la cuna estuvo relacionado a la vida silvestre y así alimentó su interés por la biodiversidad.

 

Este sábado por la mañana temprano se iba desde Colonia Benítez a Puerto Tirol, pasando por Tres Horquetas. “En el medio de la ruta vi unas patas negras, con pelaje colorado y dije - esto no es un perro. Paré y tomé el registro. Por las condiciones en que se encontraba el hecho había ocurrido en la madrugada del sábado. Lo más común es que a estos animales se les atropellen de noche”, explicó.


 

Patricio trabaja en una organización de aves argentinas y en la alianza del pastizal. Como ambientalista le interesa la conservación de la biodiversidad. Toda la biodiversidad le interesa. “Desde el lugar que trabajo tenemos los ojos puestos en las aves pero nos detenemos en todo el entorno. Como amante de la biodiversidad y de la naturaleza cada vez que veo algún caso de atropellamiento de fauna nativa me preocupo, paro y tomo registro”, agregó.

 

— Es un hecho que enlutece a los amantes de la naturaleza.

 

— En mi caso siempre me preocupa el tema del atropellamiento de la fauna silvestre. Este es un impacto grave que hace la sociedad hacia el ambiente y hacia la biodiversidad. Es una materia pendiente como país y como sociedad tratar de evitar estos atropellamientos.

 

Es un problema complejo que hay que abordarlo desde el conductor - que tiene que tener sus recaudos - pero también se tiene que resolver con aporte del estado. Porque es el estado quien debe poner más carteles donde haya mayor frecuencia de pasaje de fauna, cartelería e infraestructura. Se deberían crear pasa fauna para evitar accidentes.

Yaguarundí en ruta 16, Chaco

 

— Esa es la gran deuda pendiente en la provincia, acá no hay pasa fauna.

 

— Ninguna ruta está preparada. No hay pasa fauna. Los pasa fauna se entiende que es una inversión muy grande. Acá desde el estado no sabemos si hay predisposición para armar esto. Hay ejemplos muy buenos en Misiones, también en Jujuy y Salta. Pero todo lo que es esta región pampeana Chaco, Corrientes y Formosa es una deuda pendiente.

 

— ¿Hay registros de Agua Guazú en la provincia?

 

— Hay registros. Es una especie catalogada como vulnerable a nivel internacional, por la unión internacional para la conservación de la naturaleza. Es una especie muy esquiva, arisca, se mueve mucho de noche y camina varios kilómetros. Su hábitat es extensa, requiere mucho espacio para su supervivencia. Este hecho de que camina mucho lo vuelve una especia vulnerable a los atropellamientos.  El aguará guazú camina mucho y cuando quiere cruzar la ruta se encandila por las luces - se queda quieto y es atropellado.


 

— Si tuvieras que nombrar un top tres de las especies más atropelladas en la provincia, ¿cuáles serían?

 

— Hay tenemos varios factores. Depende de cuál abundante es el animal, si vamos por ese caso el animal más abundante y que siempre anda buscando carroño en los costados de la ruta es el zorro de monte. Otro animal que es frecuentemente atropellado es el oso melero o el oso hormiguero, si te vas más al chaco seco hay un punto muy característico que ya Vialidad Nacional lo sabe que es pasando Pampa del Infierno, donde siempre se ven osos hormiguero atropellados. Es un punto de circulación de este oso y siempre se los ve atropellados en la ruta. Otro animal es el aguará pope.

 

Salvarte aguará

 

Hace unos años en Corrientes se había editado el disco Cuidemos los Pastizales. Unieron ahí poesía y música para evocar a esta especie. El mismo había sido declarado de interés Educativo y Cultural por la Municipalidad de Mburucuyá, Corrientes. El Proyecto Aguará Guazú había sido desarrollado por Huellas (Asociación para el estudio y conservación de la biodiversidad) a través de las gestiones de Oikoveva Conservación (ONG) con zoológicos e instituciones ambientalistas de Francia.

 

“Hay cementerios solos, / tumbas llenas de huesos sin sonido, / el corazón pasando un túnel / oscuro, oscuro, oscuro”, escribió un poeta mientras los chamamecero agregaron, casi como una súplica, “no hay paz para el aguará guazú”.


jueves, 7 de agosto de 2025

Maru Figueroa: “La invitación es unir las almas y los cuerpos desde la música”


Este domingo 10 de agosto la guitarrista y docente entrerriana estará en el Espacio Cultural Mariño de Corrientes. Será esta la oportunidad para repasar los temas de su nuevo disco,
Barranca y arenal – Yanantin. La acompañarán dos invitados especiales, Belén Arriola y José Víctor Piñeiro. En esta charla abordamos algunos aspectos de la música y también de la alegría, porque al hastío de los días duros solo los disipamos con la magia del encuentro y la alegría.

 

Por Paulo Ferreyra

 

“Trabajé para disciplinar la pasión. En cualquier casa hay una guitarra. Me encanta la guitarra. Para mí no es un pasatiempo. Estudie, estudio y me estoy formando en la guitarra. Además, me gusta compartir lo que he aprendido, soy profesora y doy talleres para transmitir estos saberes que me dio la academia”, con esta certeza habla Maru Figueroa, guitarrista y docente entrerriana.

 

Agenda por el litoral

 

Maru estará el viernes 8 en el Espacio Mariño, Corrientes, haciendo un Taller de chamarrita y chamamé: recursos para enriquecer tus acompañamientos. El sábado 9 en La Mandinga, Centro Cultural de Formosa también realizará un taller - seminario “Guitarra Litoral”, donde trabajará sobre la guitarra acompañante en la chamarrita y en el chamamé. En ambos casos estos espacios de formación están destinados a músicos populares, estudiantes de música, músicos vocacionales y profesionales, docentes de música y cantantes.

 

El sábado 9 a las 21.30 en La Mandinga presentará su disco Barranca y arenal, Yanantin. Ahí la acompañarán el dúo de músicos formoseños German Arriazu y Rocío Ledesma. ‍ El domingo cerrará su gira en el Espacio Mariño, a las 20.30 donde presentará su disco y recibirá a dos invitados, Belén Arriola y Víctor Piñeiro.


 

“La guitarra es mi vida”

 

“Algo me conmueve. El chamamé me conmueve. Primero me conmuevo yo misma. Después es la relación con la música y con el instrumento. Todo esto sale al encuentro, a la música en vivo y el hecho de compartir estas cosas con otros y con otras. Así se genera algo en el cuerpo. La música es un espacio para conmoverse”, afirmó.

 

Maru desliza sus dedos como si fueran mariposas sobre las cuerdas. De repente se detiene y ese silencio se amplifica para abrir sus alas y mostrar los destellos de la elipsis. Canta y sonríe. Hay una alegría ahí manifiesta. Ese sentimiento se pasea por la sala donde su música alza vuelo.

 

Esta semana, gracias a su amplia generosidad, hablamos por teléfono y abordamos diferentes temas, por ejemplo

 

— Has mencionado en algunas ocasiones que en Entre Ríos el estilo de chamamé que más se desarrolló es de tono menor, ¿cómo llegas o como descubrirte esta característica?

 

— Esto es algo que venimos investigando, transitando y difundiendo desde el movimiento de Costa a Costa. Mi espacio de investigación específica viene de pertenecer a este colectivo, además de haber escucho y entrevistado a muchos músicos de la provincia de Entre Ríos. Escuché y analicé mucha música, transcribí un montón porque durante estas investigaciones con el movimiento hicimos un cancionero. Nosotros nos vinculamos de una manera profunda con la música para llegar a escribirla. Así, encontramos esa marcada preferencia desde los autores pioneros de la provincia. Ellos hacían chamamé en modo menor.


 

— Entiendo que ustedes esto lo ven como una riqueza, ¿por qué?

 

— Lo que nos permite el tono menor es ampliar la paleta armónica disponible. Es decir, ampliar la cantidad de acordes que podemos usar. Este sería un rasgo esencial del modo menor y del chamamé entrerriano, un gran desarrollo armónico y un gran desarrollo en lo formal. Por ejemplo, son muy comunes los temas con tres partes. Otra cosa que se da en nuestra música es musicalizar chamamé en décima, ya que hay un cruce entre la música más surera, del sur de la provincia.

 

— Hace tiempo que has iniciado un camino solista. Al mismo tiempo te permitís compartir con tus pares, ¿qué sucede ahí en ese compartir?

 

— A lo largo de esta presentación del disco estoy compartiendo puntualmente una canción. Es una composición mía, que hice junto a mi compañero Guille Lugrin. Me encanta abrir esta canción para compartir con otras personas. Es en la intervención de otros intérpretes donde la música crece y se descubren nuevas cosas que no sabía sobre mi propio tema.

 

Cuando un intérprete llega con oídos nuevos a una música y la pasa por su propio bagaje salen con su impronta. Es así como siempre hacen aportes nuevos. Los músicos le dan una nueva vuelta a esa tuerca de la canción. Esa vuelta, que incluso una como compositora de la canción no me había percatado que estaba ahí, enriquece la música. Creo que se enriquece la composición cuando podemos compartir con otros intérpretes.

 

— Hay algo que generas en las presentaciones solistas y es la escucha, el silencio, ¿qué te sucede o qué sentimientos despiertan en vos estas actuaciones?

 

— Disfruto mucho de tocar sola. Es mi esencia como artista. Me formé inicialmente como solista, lo que antes llamaban concertista. Disfruto mucho de la individualidad del escenario. Siento que eso me da libertad plena. Es una libertad muy honda donde puedo experimentar cuando estoy sola. Al mismo tiempo implica mucha responsabilidad. Porque cualquier cosa que salga mal no hay a quien mirar más que a mí misma.

 

Esa mezcla de extrema libertad con extrema responsabilidad me resulta muy buna, es natural y orgánica, siento que es esencial para mí. Disfruto tocando sola y es ahí cuando me puedo conectar con el instrumento. Desde esa conexión tan honda siento que es el lugar más auténtico para invitar al público para conmoverse con lo que hago.

 

Después cuando toco con otras personas hay una complicidad que se teje con los otros artistas que gana más protagonismo. Eso me encanta y lo disfruto mucho, por eso lo hago, no me privo de compartir la música con grandes artistas y personas que además son queridísimos amigos.


 

 

“Reunir los cuerpos y las almas”

 

En estos conciertos Maru Figueroa estará sentada o de pie, en ese gesto abrazador del instrumento abrirá melodías. Habrá sonrisas y silencio. Durante la charla telefónica me pide una pausa, como si afinara en su cabeza y su corazón las palabras. “La invitación para estos conciertos es para reunir los cuerpos y las almas desde la música. La virtualidad nos ofrece un montón de ventajas muy buenas, por ejemplo esta charla que estamos teniendo y que nos permite después llegar a sitios inesperados”.

 

La experiencia de encontrarnos todos juntos en un lugar es irrefutable. La invitación es para que el público venga ya que la magia ocurre en vivo, porque no es lo mismo escuchar una grabación, incluso una muy buena grabación, a escuchar una guitarra en vivo. La calidez del instrumento y de la voz diciendo algo emocionadamente en primera persona es maravilloso. Además, la obra se completa con la persona que escucha. Si toco en un escenario y alguien escucha ahí se completa la obra con la presencia de cada una y de cada uno, con la escucha y con la emoción que cada espectador va a poner”.

 

Su invitación es a llegar a la sala y entregarse a un pulso distinto. El pulso del cotidiano atravesado por pantallas y por inteligencia artificial es un tiempo bastante agitado. La propuesta del disco de Maru Figueroa es pulso o tempo más pausado, más orgánico, más cercano a la respiración y al tiempo vital.


 

Un poeta uruguayo decía que hay que defender la alegría como una trinchera, como un principio, como una bandera, como un destino, como una certeza y como un derecho. En los conciertos de Maru, además de sobrecogernos ante la emoción, también habrá un pulso que nos llegará a la alegría, a la sonrisa.

 

“Mi sonrisa y mi alegría viene de estar viva y de saber que voy al encuentro humano. A mí me sonríe el corazón de pensar que vuelvo a encontrarme con los amigos de Corrientes y de Formosa. Entonces, tengo la posibilidad de llevar mi música con mi guitarra y esa es mi máxima alegría”, deslizó y su sonrisa se encendió.


 

 

viernes, 1 de agosto de 2025

Paloma Razetto: “Espero poder conservar siempre las ganas de jugar, vestirme de otra”


Hace ya tres años viene girando la obra Guillermina, la batalla eterna. Esta es una obra de teatro escrita y dirigida por Marilyn Granada. Actúan aquí Elcida Villagra -Guillermina Mayor, Mariana Paloma Razetto -Guillermina Joven y Chato Schanton -oficial Romero, periodista, maestro. En esta ocasión charlamos con Paloma sobre teatro, su entrega y su elección por este arte y sobra las herramientas que utiliza en el teatro y en la vida.

 

Por Paulo Ferreyra

 

Las palabras salen de la boca de Paloma con todo su significado cargado y potenciado. Si dice amor el tono es dulce, almibarada con perfumes rojos. Cuando dice que algo explota, la e y la x casi caen juntas como un silbido que antecede lo que está por detonar, algo casi de forma literal p l o t a en el ambiente. En el decir de un poema, su voz enciende.

 

Hace teatro desde el año 87, lo recuerda con la certeza de quien desde entonces comenzó un universo para habitar de cuerpo presente. La mayor parte de su vida la llevó haciendo teatro y ahí es donde prefiere moverse, reír, llorar, emocionarse y conmoverse.

 

Hace un tiempo Paloma forma parte del elenco de Guillermina, la batalla eterna. Una obra escrita y dirigida por Marilyn Granada. En esta obra participan Elcida Villagra -Guillermina Mayor, Paloma Razetto -Guillermina joven y Chato Schanton -oficial Romero, periodista, maestro.

 

La primera reacción que tuvo Paloma cuando la llamaron para esta obra fue mucha felicidad. La alegría de ser tenida en cuenta. “El primer gesto que espera un acto o una actriz es que una director o una directora te llamen. Cuando eso sucede la felicidad es el primer impulso que florece”, expresó con esos gestos de palabras anchas y movimientos de manos que acompañará toda la charla.


 

Ha realizado más de veinte obras de teatro. El universo infantil es donde más se ha movido. Participó de diferentes fiestas de teatro, encuentros y congresos. Recibió como actriz diferentes premios y con algunas obras ha recorrido la provincia y el país. Su biografía es extensa en el campo artístico.

 

Guillermina

 

Esta obra teatral rescata el itinerario vital y el excepcional compromiso de la religiosa Guillermina Hagen Montes de Oca. Ella en la década del 70 realizó su labor de promoción social entre los wichis de Misión Nueva Pompeya, transformando y dignificando su realidad. Fue tan amada como criticada, es un personaje contemporáneo que aún hoy resuena en los corazones de quienes la conocieron y la recuerdan emocionados. El texto de la obra teatral recibió Mención Especial en el Concurso Provincial de Dramaturgia 2022, "Hilda Torres Varela".

 

— En la obra teatral interpretas a Guillermina joven, ¿Cómo fue tomar este papel?

 

— Una vez que leí el proyecto me entusiasmó muchísimo la obra. Es la primera vez que hago un personaje real. Un personaje que existió. Este ha sido un desafío y un trabajo de construcción muy diferente a lo que venía haciendo. Cuando es un personaje que existió hay que tener ciertos lineamientos y parámetros de acuerdo a lo que la directora busca representar.

 

En este caso Marilyn Granada eligió contar una parte de la historia de Guillermina. Ese costado era quizás el más romántico de la historia. Al investigar se pueden ver diferentes miradas de esa misma verdad, entonces tenés la historia de los que te cuentan que era una monja guerrillera, absolutamente política. Después está la otra mirada, la que Marilyn quiso contar que es la gran salvadora de los Wichi, porque peleó por su dignidad. Guillermina luchó para que ellos tengan un lugar y los organizó, entre muchas otras cosas que hizo por ellos.


 

— En la obra interpretar a Guillermina joven y Elcida hace de Guillermina ya grande, ¿hubo ahí también un trabajo especial?

 

— Eso también fue un desafío. Estaba junto a Elcida, una gran actriz y a quien respeto mucho. Con ella de alguna manera teníamos que manejar ciertos registros en común porque yo hacía la joven y ella de Guillermina madura. Teníamos que tener ciertos lineamientos en el registro de la voz y en la corporalidad. Eso nos llevó también a trabajar de otra manera. Aquí era la misma persona en distintos momentos de su vida. Fue un desafío pero es el teatro mismo, un juego y una diversión permanente para aquel que lo hace con la vocación con la que lo hacemos nosotras.

 

El desafió para mí se amplificó al trabajar con actores con los que no había hecho una obra antes. Venía de Sala 88 con un elenco consolidado, siempre éramos los mismos. Cuando tenés códigos en común con tus compañeros es todo más fácil y las cosas fluyen de otra manera. Aquí fue una sorpresa ver cómo fluía este trabajo de manera muy amorosa. Si bien conocía a los actores no habíamos compartido trabajos juntos y el hacerlo fue maravilloso.


 

— Además de traer a la figura de Guillermina, la obra también trae a cuenta el papel de la iglesia en un momento de nuestra historia, ¿Cómo tomaste esto?

 

— A mí me interpeló desde el lugar de tomar conciencia de que a veces damos esperando una retribución. A veces esa retribución no llega.

 

Pero pienso que en algo hay que creer. El tener fe en algo, en creer que algo es superior a uno te da esperanza. Cuando vos vez que acabaste tus recursos, sino crees en algo cualquiera sea tu creencia, no tenés esperanza de que eso se pueda resolver. Para mí la esperanza es el motor de la vida cuando todo se acaba. En esta obra está viva esa creencia en un Dios que a Guillermina la ayudó a seguir luchando.

 

— En la obra hay un reclamo de Guillermina a ese Dios que en algún momento ella sintió que lo abandonaba. Es un juego este donde damos pero esperamos recibir algo.

 

— Ese juego es permanente y es así la vida. En todos los aspectos. La verdad es que ella esperaba esa retribución cuando estaba presa.


 

— Al ver la obra se percibe que no mezquinas nada al personaje, entregas el cuerpo entero, ¿por qué?

 

— La verdad es que me pongo en la piel del personaje. Entonces, se trabaja desde la concepción corporal. Me gusta mucho el método de Konstantín Stanislavski, donde uno crea una historia de personaje - en este caso donde él personaje era real tuve que estudiar bastante sobre ella. Guillermina era una mujer absolutamente culta, manejaba cuatro idiomas e hizo de todo en su vida. Fue una mujer muy fuerte. Era una revolucionaria en su militancia política y religiosa.

 

Era una monja con mucha personalidad, muy fuerte. Estaba acostumbrada a mandar. Había que mezclar estas cosas y que no se perdiera el horizonte de que era una monja desde lo físico. He visto muchas fotos de ella donde notaba cómo se sentaba, cómo estaba de pie y su postura corporal. Tuve acceso a muchos audios y a través del timbre de la voz se puede tener acceso a su personalidad.

 

— Como espectador sentí en ciertos momentos de la obra que la emotividad me tocaba. Más allá de tu trabajo actoral que está puesto ahí, me interesa saber ¿qué te pasa a vos en esos momentos?

 

— Me concentro en el momento. Nosotros los actores somos profesionales de la mentira. Somos profesionales. No quiere decir que somos mentirosos. Pero si somos profesionales de la mentira. Así se produce el convivio teatral con la convención de que estamos jugando a hacer otros. El espectador hace que nos cree.

 

Pero volviendo a la emoción hay muchas maneras de trabajarla. En mi caso no elijo la memoria emotiva, trabajo mucho con imágenes.

 

Cuando una quiere contar una historia y se concentra con la piel del personaje, en la obra soy Guillermina y ahí la emoción surge, es imposible no conmoverse con esta historia. Esto es lo que me pasa a mí pero hay otros actores y actrices que tienen otros recursos para llegar a esos lugares.

 

 

Un juego permanente y colectivo

 

Esta es la primera obra dramática que hace Paloma. Al principio comentó que no sabía si iba a poder lograrlo. Lo consiguió e incluso llegó a lugares de mucha emotividad y dolor. “Los actores buscamos tener muchas vidas distintas. Somos aventureros y por eso elegimos el teatro. El teatro nos permite ser un otra, entrar y salir de esa otra en distintos momentos”, agregó.

 

Suelo recordar en algunas entrevistas la posición del poeta Fabián Casas que dice que “una técnica que te sirve para escribir, te tiene que servir para vivir”. Aquí se aplica con todo su potencial. Esta cuestión del teatro como aventura y el hecho de ser una otra Paloma lo aplica en su vida.

 

“En la vida privada llevo la técnica del teatro. Habrás escuchado esa frase de "el teatro te sana". ¿Qué sana? ¿Qué significa eso? Que cuando te duele la panza haces teatro y te curas, no. No es por ahí. El teatro te sana porque en realidad te ensaña y te ayuda a entrar y salir rápido de distintas situaciones. En este sentido el teatro a mí me enseñó a tratar de no arrastrar los problemas, pudiendo entrar y salir de distintas situaciones”, así lo vive. El teatro exacerba su esencia. El teatro la descubrió y llevó su esencia a la piel.

 

Este arte es una elección permanente para Paloma. Sostiene que lo sigue eligiendo porque es el espacio de juego. Mantiene ahí viva a la niña de doce años que se inició en este campo del arte. “Cuando estoy ahí no me importa qué van a decir de mí, ni como me van a ver, lo único que quiero hacer es jugar y tener la libertad de una niña de 12 años. Espero poder conservar siempre esto y tener estas ganas de jugar, vestirme de otra y de hacer de otra en un momento”, afirmó rozagante, feliz y entusiasmada.

 

El teatro es su elección. El público espera en el teatro una persona cargada de energía que pueda darle lo que está esperando y eso encuentra en los personajes que asume Paloma. Está ahí viva de cuerpo completo, presente. En el decir de Octavio Paz, en su voz, en su voz arden todas las voces y se queman los labios.